Browse results

Szenographien der Desubjektivierung
Konstitution sowie Destitution von Subjekten ist auf die strukturbildende Kraft von Szenen angewiesen. Welche inszenatorischen Elemente sind an Bildung und Destabilisierung, ja Auslöschung des Subjekts beteiligt? Welches Wissen wird darin produziert?
In einem interdisziplinären Ansatz konturiert der Band das Verhältnis von Wahrnehmung und Wissen, Politik und szenischer Öffentlichkeit entlang der Schwerpunkte Tribunal, Folter und künstlerischen Verfahren der Selbstverletzung. So wie Tribunale an der Schnittstelle von Rechtsperformanz und Theatralität operieren, ist in der Folter die Verletzung des Subjekts Teil eines Gefüges aus Geheimhaltung, Offenbarung, Mitwisserschaft. Eperimentell erprobte und szenisch aufgeführte Desubjektivierung in künstlerischen Verfahren zeigen kulturelle und gesellschaftliche Restriktionen ebenso wie Vorstellungen über das Subjekt und dessen Grenzen.
Eine Bildgeschichte des gemalten Vorhangs
Series: Bild und Text
Im Akt der Enthüllung lässt ein beiseite geschobener Vorhang etwas zum Vorschein kommen, das zuvor verborgen war, und löst dadurch nicht nur das Interesse aus, dieses weiter zu ergründen, sondern lenkt auch unser Sehen. Dabei wird ersichtlich, mit welchen Mitteln ein Betrachter verführt wird, sich ein Bild anzusehen und wann welche Praktiken bestimmen, ob etwas in einem Bild zu sehen gegeben wird oder nicht gezeigt werden darf. Das vorliegende Buch fragt danach, auf welche Weise ein Vorhang im oder vor dem Bild die Begegnung mit dem Bild provoziert. Denn im Gegensatz zu einem distanzierten Sehen fordern die Vorhänge in den hier behandelten Kunstwerken vom 15. bis zum 19. Jahrhundert (u.a. Vermeer, Tizian, Velázquez, Manet, Cézanne) den Betrachter dazu auf, sich auf das im Bild Gezeigte einzulassen. Es ist ein Sehen, das zwischen dem Davor-Stehen und Sich-im-Bild-Bewegen zu pendeln beginnt. Ein Bild besteht somit weniger darin, Bedeutungsträger zu sein, sondern vielmehr darin, ein Zusammenspiel mit dem Betrachter und ein Sehen im Bild zu entfachen, dessen Reiz im Schauspiel des Halbversteckten liegt.
Taktiles in Kunst und Theorie
Berührung beschreibt ein Verhältnis zur Welt. Sie durchkreuzt die Aufteilung der Sinne ebenso, wie die Trennung von Subjekt und Objekt. Welche Potenziale und Problemstellungen ergeben sich daraus? Wie steht es um Formen der Berührung und Bedingungen des Taktilen in Kunst und Theorie? Kunst betrachten heißt gemeinhin Distanz bewahren: sich dem Sehsinn überlassen, Abstand halten. Das ist nicht nur eine Schulung in Disziplin, die in den bürgerlichen Institutionen der Kunstausstellung eingeübt, sozial kontrolliert und längst auch technisch gesichert wird. Abstand zum Betrachter ist der Ausstellungskunst selbst eingeschrieben. Doch nicht erst seit technische Medien der Berührung und interaktive Ausstellungsformate die Museen erobert haben, stellt sich die Frage nach den Potenzialen des Taktilen in der Kunst.
On the Hostility to Handicraft, Aesthetic Labour and the Politics of Work in Art
This book provides a new history of the changing relationship between art, craft and industry focusing on the transition from workshop to studio, apprentice to pupil, guild to gallery and artisan to artist. Responding to the question whether the artist is a relic of the feudal mode of production or is a commodity producer corresponding to the capitalist mode of cultural production, this inquiry reveals, instead, that the history of the formation of art as distinct from handicraft, commerce and industry can be traced back to the dissolution of the dual system of guild and court. This history needs to be revisited in order to rethink the categories of aesthetic labour, attractive labour, alienated labour, nonalienated labour and unwaged labour that shape the modern and contemporary politics of work in art.
In Heroines, Harpies, and Housewives, Martha Moffitt Peacock provides a novel interpretive approach to the artistic practice of Imaging Women of Consequence in the Dutch Golden Age. From the beginnings of the new Republic, visual celebrations of famous heroines who crossed gender boundaries by fighting in the Revolt against Spain or by distinguishing themselves in arts and letters became an essential and significant cultural tradition that reverberated throughout the long seventeenth century. This collective memory of consequential heroines who equaled, or outshone, men is frequently reflected in empowering representations of other female archetypes: authoritative harpies and noble housewives. Such enabling imagery helped in the structuring of gender norms that positively advanced a powerful female identity in Dutch society.
Editor: Lynn Catterson
Recent and increasing interest in art market studies—the dealers, mediators, advisors, taste makers, artists, etc.—indicate that the transaction of art and decorative art is anything but linear. Taking as its point of departure two of the most active agents of the late nineteenth century, Wilhelm von Bode and Stefano Bardini, the essays in this volume also look beyond, to other art market individuals and their vast and frequently interconnected, social and professional networks. Newly told history taken from rich business, epistolary and photographic archives, these essays examine the art market, within a broader and more complex context. In doing so, they offer new areas of inquiry for mapping of works of art as they were exchanged over time and place.
Robert Lachmann’s letters to Henry George Farmer (from 1923-38) provide insightful glimpses into his life and his progressive research projects. From an historical perspective, they offer critical data concerning the development of comparative musicology as it evolved in Germany during the early decades of the twentieth century. The fact that Lachmann sought contact with Farmer can be explained from their mutual, yet diverse interests in Arab music, particularly as they were then considered to be the foremost European scholars in the field. During the 1932 Cairo International Congress on Arab Music, they were selected as presidents of their respective committees.
In The Cross in the Visual Culture of Late Antique Egypt Gillian Spalding-Stracey brings the design of crosses in monastic and ecclesiastical settings to the fore. Visual representations of the Holy Cross are often so ubiquitous in Christian art that they are often overlooked as artistic devices themselves. This volume offers an exploration of the variety of designs and associated imagery by which the Cross was expressed across the Egyptian landscape in late antiquity. A survey of locations and images leads to an analysis of artistic influences, possible symbolism, variance across time and place and the contextual use of the motif. Gillian Spalding-Stracey provides the reader with an art-historical perspective of the socio-cultural situation in Egypt at the time.
A Critique of Current and Past Norms
The current erotic landscape is contradictory: While the West sees greater sexual and erotic freedom than ever, there is also a movement to restrict the behaviour of various sexual minorities. Expanding and Restricting the Erotic addresses the way in which the erotic has been constrained and freed, both historically and at present. Topics range from the troubling way in which the mainstream media represents the erotic, to the concept of friends with benefits. Other chapters explore female eroticism, from contemporary female hip hop artists to Latin American women seeking to express their eroticism in the midst of sexual repression. Medieval and Early Modern medical conceptions of the female body are explored, as are ancient Greek erotic practices. Finally, the controversial area of teenage girls’ erotic representation is analysed.
Hua Yan (1682-1756) and the Making of the Artist in Early Modern China explores the relationships between the artist, local society, and artistic practice during the Qing dynasty (1644–1911). Arranged as an investigation of the artist Hua Yan’s work at a pivotal moment in eighteenth-century society, this book considers his paintings and poetry in early eighteenth-century Hangzhou, mid-eighteenth-century Yangzhou, and finally their nineteenth-century afterlife in Shanghai. By investigating Hua Yan’s struggle as a marginalized artist—both at his time and in the canon of Chinese art—this study draws attention to the implications of seeing and being seen as an artist in early modern China.